大卫·波德维尔(David Bordwell,1947~)及其夫人克里斯汀·汤普森(Kristin Thompson,1950~),是当代美国重要的电影理论家,美国威斯康辛—麦迪逊大学传播艺术系荣誉教授,法国电影资料馆(Cinemathèque Française)顾问,国际电影学界最多产、最伟大的教科书编纂者之一。波德维尔是“认知电影理论”的创始人,并以其对小津安二郎、爱森斯坦等人的“作者”研究、电影叙事学、香港电影研究、电影风格史的研究而广受尊敬;克里斯汀则是新形式主义电影分析理论的领军人物,她的Breaking the Glass Armor(1988)是公认的新形式主义经典著作。
波德维尔夫妇著有多部享誉世界的电影学理专著,如《电影风格的历史》,《世界电影史》,《娱乐王国:香港电影的秘密》。其中,《电影艺术:形式与风格》在世界范围内最为畅销,是一部最深入人心的作品。
2007年3月,大卫·波德维尔以其对亚洲电影尤其是香港电影的持续关注而荣膺“亚州电影学术研究大奖”。
编得有些乱,读起来很麻烦. 不过内容还成。老师上课时候都把顺序打乱讲了,还把一章一章撕开,因为拿着方便:)
评分写在前面:电影像极了游戏,特别是像《土拨鼠之日》《记忆碎片》《蝴蝶效应》这种类型的片子,它们被称为whatif电影,满足了人们对日常生活能否因一小步改变从而totally改变的幻想。电影常常满足幻想,有些套路符合观众的预期从而使得他们得到一种自己存在先验性智慧的错觉,另...
评分有时候看英文原版摸不到头绪,结果查译本更加迷惑不解了。翻译的挺一般的,可以说很多地方翻译的让人实在无从理解。 挑出来做病句题倒是容易了考生。可能翻译也尽力了吧,艺术类的书籍是比较难译一些。近些年起,艺术类书籍和相关文献的翻译问题显得越来越重要了。
评分这本书在美国出版时,对评论界和学术界是个震撼。她摆脱了长久电影理论的僵硬观念,准确的从形式主义出发,深入浅出注释电影的完整观念。它使阅读理论成为乐趣,使学生进入电影领域有所凭藉。 ——焦雄屏 华语世界最有影响力的电影人,台北金马影展主席 电影学界...
评分大概看电影的过程与对美食的憧憬一样。我常常忧虑明天中午吃什么,这是我一天中想的最多的事情,也许是因为无聊,或是生活中缺乏有激情的事让我想。想到了一个好吃的,铁板牛肉饭,美味多汁的牛肉下面垫了一层底部被加热成锅巴状的米饭,再在米饭当头浇一层酱油。凭着以往吃铁...
最让我感到震撼和受益的是,这本书不仅仅停留在对经典作品的分析上,它还非常具有前瞻性地探讨了数字技术时代对电影艺术语言的重塑。书中关于“后真相时代”的视觉策略有着精辟的论述,讨论了CGI技术如何模糊了现实与虚构的边界,以及这种模糊性本身如何成为新的艺术表达形式。作者提出了一个尖锐的问题:当一切都可以被轻易地创造和修改时,观众对“真实感”的依赖性是否正在瓦解?这种对当下媒介环境的批判性反思,使得这本书超越了传统的教科书范畴,具备了强烈的时代感。我读到关于虚拟现实(VR)叙事对传统银幕观看体验的挑战时,感觉自己仿佛正在窥视未来十年的电影发展方向。这本书的行文风格充满了探索欲和挑战精神,它不满足于总结过去,更致力于引导读者去思考和参与塑造未来。读完后,我不再只是一个被动的电影观众,更像是一个积极的、带着批判性眼光审视新兴视觉文化的参与者,这是一种极具赋能感的阅读体验。
评分这部电影艺术的鸿篇巨制,简直是为我这种对视觉叙事痴迷的电影爱好者量身定做的“圣经”。我几乎是迫不及待地翻开了它,首先映入眼帘的便是那些对光影、构图和景别近乎偏执的深入剖析。书中的文字如同精准的手术刀,将电影画面中那些看似不经意、实则蕴含深意的元素一一拆解。举例来说,书中对不同焦距镜头如何影响观众对空间感和人物心理的描绘,简直是醍醐灌顶。我过去看电影时,总有一种“感觉对了”的模糊认知,但这本书提供了一套严谨的分析框架,让我明白了为什么某些特定的镜头选择会引发特定的情感共鸣。比如,它详细阐述了如何利用深焦镜头来平衡前景和背景信息,从而构建出多层次的叙事张力,这完全颠覆了我对经典场景的理解。作者的笔触流畅而富有洞察力,仿佛是一位经验老到的导演在手把手地教导你如何“看”电影,而不是简单地“被动接受”电影。读完关于场面调度的那几个章节,我立刻去重温了费里尼的几部老片,这一次,我不再只关注剧情,而是完全沉浸在演员们如何在固定空间内完成复杂的走位和互动,那种精妙的平衡感,简直是一场无声的舞蹈。这本书的价值在于,它不仅是理论的堆砌,更是将晦涩的电影语言转化为人人可懂的视觉语法,极大地提升了我对电影艺术的鉴赏层次。
评分这本书的篇幅和深度令人敬畏,但真正让我感到惊喜的是它对于不同历史时期和地域电影风格的跨文化比较分析。它没有固守好莱坞的叙事范式,而是将镜头对准了世界电影的广阔图景。我读到了关于日本默片时期光影哲学的阐述,那里对“留白”和“虚无感”的追求,与西方电影中对信息饱和的偏好形成了鲜明的对比。这种对比分析,让原本抽象的“风格”概念变得具象化。更令人拍案叫绝的是,书中对特定导演的“作者论”的探讨,并非流于表面的标签化,而是深入到他们创作哲学与社会背景的关联之中。例如,书中对某位东欧导演在特定政治高压下,如何利用隐喻和象征主义来表达反抗的详尽解读,让我重新认识到电影作为一种社会记录和批判工具的力量。这本书让我意识到,电影艺术的魅力,很大一部分来自于它能够超越语言的界限,以最直观的视觉符号,进行深刻的文化对话。它拓宽了我对“什么是好的电影”的定义,将我的视野从单一的商业成功,拉向了更深层次的人类表达需求。
评分我必须承认,这本书的阅读过程并非一帆风顺,它要求读者具备一定的专注力和思考的韧性。一些关于电影摄影机的机械原理和光学特性的章节,信息密度极大,我不得不放慢速度,甚至需要借助一些在线图表辅助理解。然而,正是这种需要“努力消化”的过程,才让我觉得物有所值。作者在解释复杂技术概念时,总能找到一个绝妙的比喻,将原本冰冷的技术语言赋予了艺术的温度。例如,当他描述广角镜头带来的“畸变”时,并没有简单地将其归为技术缺陷,而是将其升华为一种捕捉主体焦虑与环境压迫感的有力工具。这种对技术与美学之间辩证关系的深刻理解,贯穿全书。它教会我,最伟大的艺术往往诞生于对既有工具的极限探索和创造性滥用之中。这本书的结构也极为严谨,从基础的构图元素开始,逐步推进到复杂的叙事结构和跨媒体影响,层次分明,逻辑递进自然,就像是为一位有志于深入研究电影的学者铺设的阶梯,每一步都踏实可靠,绝无空中楼阁之感。
评分说实话,当我拿到这本厚重的关于电影艺术的书籍时,内心是存有一丝疑虑的——如今的电影理论汗牛充栋,还能有什么新意?然而,这本书的独到之处在于它对“声音设计”和“剪辑节奏”这两个常常被初学者忽视的维度给予了史无前例的重视。它没有停留在简单的音效分类,而是探讨了声音是如何在潜意识层面操纵观众的情绪,比如,它分析了特定频率的低音炮轰鸣如何与画面中的压迫感形成共振,从而创造出令人窒息的悬念。在剪辑部分,作者的观点极其犀利,他挑战了传统的好莱坞三幕式结构中对平滑过渡的推崇,转而推崇那些更具冲击力和打破时空连续性的“跳跃式”剪辑,并以大量的案例佐证了这种“失衡”的美学价值。我尤其欣赏其中对蒙太奇理论的现代诠释,不再是生硬的“A+B=C”,而是探讨了非线性的叙事如何解放了观众的想象力,让每一帧画面都成为了一个开放式的符号。阅读这些章节时,我的思绪如同被一股强劲的电流驱动,不断地在过去的记忆、眼前的画面和未来的推测中穿梭,这正是我认为优秀电影艺术应该带给人的体验。这本书更像是一本鼓励你打破常规、挑战既有审美边界的“叛逆指南”。
评分本科入门 我的是彩色的
评分本科入门 我的是彩色的
评分本科入门 我的是彩色的
评分本科入门 我的是彩色的
评分本科入门 我的是彩色的
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有