电影导演论电影

电影导演论电影 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:上海人民出版社
作者:(法)雅克·奥蒙
出品人:
页数:255
译者:车琳
出版时间:2008-1
价格:29.00元
装帧:平装
isbn号码:9787208076259
丛书系列:
图书标签:
  • 电影
  • 电影理论
  • 导演
  • 电影导演论电影
  • 电影书
  • 艺术
  • 现代性理论
  • JacquesAumont
  • 电影导演
  • 电影理论
  • 导演艺术
  • 电影创作
  • 电影美学
  • 影视导演
  • 电影批评
  • 导演思想
  • 电影史
  • 影像表达
想要找书就要到 图书目录大全
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

本书论述了世界电影史上最著名且最具个人风格的导演,是对电影导演的作品和他们

的电影理论之间的关系的一个系统考察。

本书分为四部分:理论家理论;现象与影像,现实与书写;电影机器与社会作用;电

影艺术与创作。作者认为,在电影的制作过程中,许多导演都形成了自己的理论,这些理

论,根据它们的系统化、创新和扩展程度的不同,也会显得大相径庭。但希区柯克、帕索

里尼、布莱松等导演本人及其作品已经成为这些理论的化身。

作者将导演们的理论阐述和他们的作品风格、模式两相比较,由此引出种种值得深入

探讨的电影问题。

《光影的蜕变:从默片时代到数字浪潮》 一、引言:电影艺术的宏大叙事 本书并非探讨特定导演的创作哲学或某部影片的解析,而是致力于勾勒出电影艺术自诞生以来,那条跌宕起伏、不断自我革新的发展脉络。它是一部关于“电影作为一种媒介”的编年史,追溯技术进步如何重塑叙事语言,以及社会思潮如何渗透进光影的肌理之中。我们将从19世纪末的卢米埃尔兄弟的现实主义萌芽开始,穿越喧嚣的默片时代,驶入有声电影带来的革命性变革,直至今日数字技术对传统胶片美学的颠覆。 二、默片时代的浪漫与野心(1895-1927):视觉语言的奠基 默片时代,电影艺术以其纯粹的视觉冲击力奠定了其作为世界性语言的地位。本部分将深入剖析这一时期,重点不在于导演个人的“论述”,而在于集体对电影表达手法的“摸索”与“确立”。 我们首先考察爱迪生和卢米埃尔早期“活动影戏”的纪录片本质,那是对日常生活瞬间的忠实捕捉,缺乏叙事意图,却开启了“观看”的权力。随后,叙事电影的崛起成为焦点。格里菲斯在《一个国家的诞生》中对蒙太奇手法的系统化应用,被视为电影语法学的首次重大突破。本书将详细阐述,这种并置与切割如何从单纯的剪辑技巧,上升为构建时空和影响观众情感认知的关键工具。 此外,我们会探讨欧洲大陆在默片领域的先驱性贡献。德国表现主义(如《卡里加里博士的小屋》)如何利用非自然的布景和极端的光影对比,来外化人物的内心冲突,这是一种基于空间美学的心理投射。而苏联蒙太奇学派(爱森斯坦、普多夫金),则将蒙太奇提升到辩证的哲学高度,探讨“知性蒙太奇”如何通过镜头的对立,直接作用于观众的思维,而非仅仅是感官愉悦。这些探索,共同构筑了电影初期的“语法辞典”。 三、有声电影的冲击与好莱坞的工业化成熟(1927-1950):声音的介入与风格的固化 1927年《爵士乐之王》的问世,不仅仅是技术的升级,它彻底改变了电影制作的生态。声音的加入,一度让许多依赖肢体语言的默片大师陷入困境。本书将分析,有声电影初期(“对白恐慌期”),电影制作如何被迫在摄影机重量、灯光布置和表演方式上进行“去风格化”的调整,以适应麦克风的限制。 在这一背景下,好莱坞的“制片厂体系”达到了顶峰。这一时期的重点是工业化对艺术的规范与塑造。我们将分析环球、米高梅、派拉蒙等大制片厂如何通过类型片的批量生产(如西部片、歌舞片、黑色电影),来巩固市场地位。黑色电影(Film Noir)的风格演变,是这一时期探讨的重点:它如何通过深景深镜头、伦勃朗式布光和不稳定的叙事结构,反映战后美国社会的焦虑与道德模糊。这种风格的形成,是受制于特定历史时期和工业化生产流程的结果,而非单一导演的个人宣言。 四、战后反思与媒介的自我觉醒(1950-1970):打破第四堵墙的尝试 二战结束后,欧洲电影界开始对好莱坞的工业叙事产生反思,寻求一种更个人化、更贴近现实的表达方式。意大利新现实主义(如德西卡的作品)的兴起,标志着电影将镜头转向街头,聚焦于普通人在困境中的生存状态,这与其说是“导演的论述”,不如说是对战争创伤和经济萧条的集体“见证”。 紧接着,法国“新浪潮”以其极端的实验性姿态,对既有的电影规则发起挑战。本书将着重分析,这些年轻影评人出身的导演们,如何通过手持摄影、跳切(Jump Cut)和即兴表演,来解构传统叙事的时间连续性。他们的目标是让观众意识到“我正在看一部电影”,从而打破沉浸感,引发批判性思考。这是一种对电影本体论的探讨,而非对特定题材的阐释。 同时,宽银幕和立体声等技术的引入,旨在对抗电视的冲击。这些技术革新推动了史诗巨片的出现,但也促使电影人开始思考,如何在更广阔的银幕上,依然保持叙事的焦点和张力。 五、新好莱坞与全球化时代的多元景观(1970至今):媒介的边界消融 1970年代,“新好莱坞”一代的崛起,表现出对经典好莱坞叙事范式的复杂态度:既继承其制作水准,又注入了个人化的、常常是悲观的反英雄主题。这一时期,电影的个体化表达达到了一个高峰,但这种表达依然被限制在好莱坞的商业运作框架内。 随着录像技术和有线电视的普及,电影的观看场域开始分散,电影艺术的美学追求也随之转向更内在、更依赖视觉奇观的方向发展。本书将考察特效技术的发展如何重新定义了“真实性”的概念。从早期的实体模型到后来的CGI技术,视觉效果不再是辅助叙事的工具,而常常成为故事的核心驱动力。 最后,数字时代的到来,模糊了制作的门槛,但也带来了海量内容的泛滥。本部分将探讨流媒体平台对叙事节奏、剧集长度和电影定义的冲击。电影艺术不再是一个封闭的体系,它正在与纪录片、电视剧、网络短片进行无休止的边界渗透与融合。 结语:电影语言的永恒流变 《光影的蜕变》不提供任何“终极真理”或“标准答案”,而是将电影史视为一场持续不断的对话——关于技术如何塑造表达,以及表达如何反作用于技术。它关注的是,在每一次革新浪潮中,电影这门艺术是如何学习、适应、并最终超越自身的局限,持续向我们呈现这个复杂世界的镜像。

作者简介

雅克·奥蒙(Jacques Aumont),1942年生,法国巴黎第三大学电影学教授,研究领域涵括影像美学、电影理论及电影史。主要学术著作有《无尽之眼》、《电影导演论电影》、《观众之旅》等。

目录信息

读后感

评分

在我看来,阅读此书,需要先明确两个前提:一、电影是艺术;二、电影有理论。但在本书作者看来,这两个前提或许可以混而为一:“艺术的观念意味着艺术家完全独立地为其创作负责,因此他比别人更善于把握内在的规律和本质。”这就是说,虽然不一定所有的电影艺术家都有自己的理...  

评分

在我看来,阅读此书,需要先明确两个前提:一、电影是艺术;二、电影有理论。但在本书作者看来,这两个前提或许可以混而为一:“艺术的观念意味着艺术家完全独立地为其创作负责,因此他比别人更善于把握内在的规律和本质。”这就是说,虽然不一定所有的电影艺术家都有自己的理...  

评分

读《电影导演的电影理论》,各导演在一身实践经验上提炼的理论集合。什么是电影?这是讨论的中心问题。你布列松:主观化镜头,疏离,形象的塑造,彰显真实。规范性、系统性,电影书写。格林:灵的精神维度。维尔托夫:电影眼,客观拍摄,间隙。爱森斯坦:笛卡尔主义者,理性蒙太...  

评分

评分

翻看后有点受骗的感觉。作者像整理论文一样,把相似相类的导演风格、理论归纳分类后,提出一个可以“说得过去”的纲要,依此划分出章节,也或许用这些章节去“套”导演创作的理念,总之,该书过于笼统地介绍了他所掌握的“导演理论”,权当隔靴搔痒吧。

用户评价

评分

这本书的语言风格异常的**轻盈且充满个人色彩**,它更像是导演与作者之间进行的一场私密访谈录的节选,充满了轶事和对创作现场的生动描绘。它几乎没有使用任何晦涩的术语,而是直接将我们带入到片场的纷扰之中,感受导演在极度压力下做出的那些充满人情味的决策。我尤其喜欢其中对“合作者关系”的细致刻画,比如导演如何与摄影师建立起一种近乎心电感应的默契,或者如何巧妙地调和不同部门之间的意见冲突。这种叙事方式,让原本高高在上的“导演艺术”变得非常接地气,仿佛他们也是一群和你我一样的,会犯错、会焦虑、但对影像怀有狂热执念的匠人。读完后,你会觉得对电影制作的理解多了一层温度,那不仅仅是技术和理论,更是人与人之间,在共同完成一个宏大梦想过程中的相互扶持与碰撞。

评分

阅读体验犹如参与了一场高强度的智力博弈,作者的逻辑链条极其严密,探讨的焦点似乎更偏向于**导演的个人意志与时代思潮的张力**。它探讨了在特定的历史时期,导演们是如何解读并反刍社会现象,并将其编码成具有普世价值的影像符号。这本书的分析视角非常宏大,它将个体导演的创作放在了电影史的长河中进行审视,探讨了风格的演变和流派的兴衰,而不是仅仅聚焦于一两部作品的细节分析。对我而言,最引人入胜的是关于“作者身份”的辩证,即导演的个人烙印如何在集体创作的环境下被强化、被稀释,甚至是被后世重新定义的过程。读完后,我开始重新审视那些被贴上“时代标签”的电影,试图从中剥离出超越时代的、导演个体思考的内核,这种深度的学术挖掘,让人不得不放慢速度,反复咀嚼每一个论点。

评分

这部作品简直是一场视觉盛宴的幕后解剖,作者以一种近乎冷峻的笔触,将那些光影魔术师们深藏不露的技艺和哲学层层剥开,让人在阅读中仿佛能亲手触摸到胶片上的每一帧纹理。它不是那种浅尝辄止地赞美名导的成功,而是深入到他们如何**构建叙事骨架**的层面,探讨了他们如何运用光线、景深乃至演员的微小面部抽搐来传达那些潜藏在剧本之下的潜台词。我尤其欣赏作者对于“空间语言”的阐述,那种将镜头运动本身视为一种诗意表达的观点,极大地拓宽了我对电影媒介的理解。读完后,再回看那些经典片段,我不再只是一个被动接受故事的观众,而是变成了一个能够辨识导演意图的“解码者”,能够欣赏到布景选择背后深层次的心理暗示,以及剪辑节奏如何精心调控观众的情绪起伏。这本书对电影美学和技术层面的结合把握得恰到 চিত্রের,读起来酣畅淋漓,完全沉浸其中,体会到每一部伟大作品都是无数个精妙决策叠加的产物。

评分

这是一本极其注重**结构形式与电影本体论**的作品,它以一种近乎数学推导的严谨性,探讨了导演在构建“可信世界”时所依赖的底层逻辑。作者似乎对“何为真实”在影像中是如何被构建和瓦解深感兴趣,并深入剖析了导演在处理非线性叙事、多重现实视角时所采用的叙事框架策略。全书的论述层次分明,仿佛在搭建一座精密的知识塔,每一章都是向上延伸的必要支撑。对我来说,这本书的价值在于它提供了一套系统的分析工具,让我能够更有效地去解构那些结构复杂的现代电影。它强迫读者跳出对情节的关注,转而思考“导演是如何让观众相信这一切的”,这种对媒介本质的追问,让阅读过程充满挑战,但最终收获的却是对电影语言结构更为深刻的敬畏之心。

评分

这本书像是一个经验丰富的老摄影师在跟你面对面交流,语气中带着一种历经沧桑后的沉稳和洞察力,它侧重于导演在创作过程中所面临的**不可抗力与妥协的艺术**。书中花了大篇幅描述了如何在预算的铁腕限制下,如何将突发的环境变化转化为独特的视觉风格,或者在演员档期紧张时,如何通过非传统的排练方式激发表演的火花。这种对“实践哲学”的探讨,远比单纯的理论说教来得更为真实和宝贵。它揭示了电影制作的另一面——那种充满妥协、妥协再妥协,但最终依然能诞生杰作的韧性。我从中领悟到,伟大的导演不只是拥有远见,他们更是应对混乱的高手。那些看似随性的镜头,背后往往凝结着对资源极限的深刻理解和巧妙规避,这使得整本书的论述充满了泥土的芬芳,而非象牙塔里的空泛。

评分

书店翻了几页就庆幸还好没被这么强大的名字给忽悠

评分

能集中的看到一些大师级导演对电影本身的观点,还不错。

评分

Nit检索码J90/CA1 嚼着有点生硬,不过对理解那些大导演的观念有参考价值

评分

能集中的看到一些大师级导演对电影本身的观点,还不错。

评分

4-2 昆明-广州火车

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有