Mark Rothko

Mark Rothko pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:University of Chicago Press
作者:James E. B. Breslin
出品人:
页数:707
译者:
出版时间:1993-11-15
价格:USD 45.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780226074054
丛书系列:
图书标签:
  • 抽象表现主义
  • 马克·罗斯科
  • 现代艺术
  • 绘画
  • 艺术史
  • 色彩田绘画
  • 美国艺术
  • 20世纪艺术
  • 艺术 monograph
  • 罗斯科作品集
想要找书就要到 图书目录大全
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

A full-length biography of one of the greatest artists of the 20th century, a man considered as fascinating, difficult and compelling as the paintings he produced. Drawing on Mark Rothko's personal papers and hundreds of interviews with artists, patrons, and dealers, James Breslin tells the story of a life in art - the personal costs and professional triumphs, the convergence of genius and ego, culture and commerce, that defined the New York art scene of the 1930s, 40s, and 50s - the world of Abstract Expressionism, of Pollock, Rothko, de Kooning, Klein. Born in 1903, Marcus Rothkowitz fled the poverty and anti-Semitism of his native Russia at the age of ten, settling in Portland, Oregon. His father died soon after. After a brief stint at Yale, Rothko moved to New York City and began to study painting. Enduring the poverty, and obscurity of countless struggling artists of the time, Rothko soon added his enormous talents to a movement, a revolution, that would redefine the very meaning of art. Breslin captures this moment in brilliant detail with valuable, rare accounts of Rothko's close friendships with such artists as Milton Avery, Adolph Gottlieb, Barnett Newman, and Clyfford Still. Rothko's l 961 one-man exhibit at the Museum of Modern Art established his preeminence among living American artists. Breslin chronicles his development, both personally and professionally, leading up to this period, including Rothko's complicated relations with fellow artists, critics, and influential dealers such as Peggy Guggenheim, Betty Parsons, Sidney Janis, and Frank Lloyd. He also explores the commissions - for a Harvard dining room, Philip Johnson's Four Seasons restaurant, and the Chapelin Houston - that brought the defiant abstract artist squarely into the mainstream. Separation from his second wife, drinking problems, failing health, and a constant struggle with the art market all contributed to Rothko's suicide in 1970. To many, he remains a symbol of the rebellions, self-destructive genius that defined American art at mid-century. In "Mark Rothko: A Biography", however, Breslin moves beyond the symbol to reveal the complexities and contradictions of the man, his art, and his time.

《光影的低语:19世纪欧洲绘画的色彩革命》 作者:[虚构] 艾琳·维特曼 出版社:[虚构] 黎明之光艺术出版社 出版年份:[虚构] 2023年 --- 内容简介: 本书深入剖析了十九世纪欧洲绘画领域发生的深刻变革,聚焦于光线、色彩和笔触如何从学院派的僵硬束缚中解放出来,最终催生了印象派、后印象派乃至现代主义的壮阔开端。这不是一部面面俱到的艺术史全景图,而是一次精微的、聚焦于“视觉的感知与物质的转化”的探索之旅。 十九世纪,欧洲社会经历了工业革命的剧烈震荡,科学的进步——尤其是光学理论的发展——对艺术家的眼睛提出了新的挑战。传统上,色彩被视为象征意义和形体塑造的工具;然而,一批先驱者开始相信,色彩本身即是情感的载体,光线则是转瞬即逝的真理。 本书共分为七个部分,层层递进地展现了这场革命的复杂脉络: 第一部分:学院的黄昏与现实的召唤 (The Twilight of the Academy and the Call of Reality) 本部分首先回溯了法国沙龙体系的鼎盛与僵化。我们检视了新古典主义和浪漫主义晚期遗留下的技术遗产,特别是对“完成度”和历史题材的过度推崇。随后,重点关注了巴比松画派的实践——他们首次将画架搬出画室,直面户外的空气与光线。科罗(Corot)对“色调”(Tonality)的精妙把握,以及米勒(Millet)对田园生活的朴素描绘,标志着艺术焦点从神话史诗转向日常可见的真实。此处讨论的核心观点是:真实不再是宏大的叙事,而是瞬间的、可感知的物质存在。 第二部分:光线作为颜料:印象派的诞生与光学实验 (Light as Pigment: The Birth of Impressionism and Optical Experiments) 印象派的出现是艺术史上一次决定性的断裂。本书详细考察了雪铁萘(Chevreul)等化学家关于“同时对比色”的研究如何被德加(Degas)、莫奈(Monet)和雷诺阿(Renoir)所采纳。我们不再讨论他们画了什么(比如巴黎的咖啡馆、塞纳河畔的野餐),而是深入探讨他们“如何画”:他们如何用并置的纯色而非混合的中间色来模拟人眼对光线的直接捕捉?莫奈在鲁昂大教堂前系列作品中,不仅仅是记录了不同时刻的光影变化,他实际上是在进行一场关于“时间如何固化在画布上”的科学实验。德加对瞬间动态的捕捉,以及他对手工绘画中“不确定性”的引入,也在此被细致分析。 第三部分:日本的印记与平面的崛起 (The Japanese Imprint and the Rise of the Plane) 十九世纪下半叶,“日本主义”(Japonisme)对欧洲艺术产生了颠覆性的影响。浮世绘木刻版画中扁平化的空间处理、强烈的对角线构图、以及对边缘细节的独特关注,为厌倦了文艺复兴透视法的艺术家提供了新的视角。本书特别关注了马奈(Manet)如何利用这种平面化处理来挑战传统肖像画的深度感,以及艺术家们如何开始关注画面的“构造性”而非仅仅是“再现性”。这种对二维平面的强调,是通往二十世纪抽象艺术的关键桥梁。 第四部分:色彩的内在强度:后印象派的精神探寻 (The Inner Intensity of Color: The Spiritual Quest of Post-Impressionism) 当印象派的“客观记录”无法满足部分艺术家的内心需求时,后印象派应运而生。这一时期的艺术家们不再满足于光影的瞬时效应,而是寻求将主观情感和结构逻辑重新注入色彩之中。 塞尚(Cézanne)的结构革命: 重点分析他如何将自然景物解构为圆柱体、球体和圆锥体,以及他对“多个视点同时并存”的探索,这彻底动摇了文艺复兴以来的单点透视法。 梵高(Van Gogh)的情感涡流: 探讨他如何使用扭曲的、近乎雕塑感的笔触和饱和的、非自然的色彩,将画布变成了一个充满能量的心理投射场。 高更(Gauguin)的象征与色彩隔离: 研究他如何利用大面积、不加渐变的纯色块(Cloisonnism)来表达原始的、象征性的意义,拒绝了对客观世界的忠实描绘。 第五部分:材料的解放:笔触的语言学 (The Liberation of Material: The Linguistics of the Brushstroke) 本部分关注绘画媒介本身的变化。新研制的铬黄、群青等更稳定的合成颜料,使得艺术家可以更自由地使用高饱和度的色彩。更重要的是,笔触从“隐藏”的技法(学院派要求笔触不可见)变成了“彰显”的语言。我们详细考察了点彩派(Pointillism)——修拉(Seurat)和西涅克(Signac)如何试图用科学的、理性的方法重建印象派对光线的捕捉,但他们的作品却意外地展现出一种冰冷的、静止的纪念碑感,这标志着对纯粹主观的第一次系统性回归。 第六部分:边缘的声音:区域艺术运动的抵抗 (The Voices from the Margin: Resistance in Regional Art Movements) 艺术史的叙事往往集中于巴黎。本书特意辟出章节探讨了在德法边境、比利时和西班牙等地出现的具有地方特色的艺术实践。例如,纳比派(Nabis)如何将塞尚的结构主义与高更的象征主义结合,探索宗教与日常生活的神秘联系。这些区域性的运动,虽然规模较小,但它们为后来现代艺术的多元化发展提供了重要的试验田,展现了现代性在不同文化土壤中的不同反应。 第七部分:现代的预兆:边界的消融 (Foreshadowings of Modernity: The Dissolution of Boundaries) 在世纪末期,绘画开始质疑自身的边界。点彩派的碎片化、象征主义的内向性,以及对非西方艺术的持续借鉴,共同指向了二十世纪的开端。本书最后总结了十九世纪留给后世的遗产:不再将艺术视为对可见世界的忠实复制,而是视为一种探索人类感知、情感结构和材料潜能的独立活动。这为二十世纪初的野兽派、立体派以及完全抽象艺术的出现奠定了不可磨灭的思想和技术基础。 --- 读者对象: 本书适合对十九世纪艺术史有一定了解,并希望深入挖掘印象派与后印象派背后科学、哲学和材料变革的艺术史爱好者、专业学生以及策展人。它旨在提供一个不同于传统叙事的视角,侧重于“观看方式的转变”而非“历史事件的罗列”。 特别说明: 本书收录了大量珍贵的细节图版分析,着重于色彩的微观结构和笔触的动力学研究,并附有十九世纪光学论文的选段节译。

作者简介

目录信息

读后感

评分

评分

评分

评分

评分

用户评价

评分

这是一本关于抽象表现主义中“行动绘画”流派的理论汇编,读起来非常烧脑,但又让人欲罢不能。它汇集了多位评论家和艺术家的访谈录与论文,讨论的核心是如何将画布从一个“展示空间”转变为一个“行动的场域”。书中的语言充满了哲学思辨,像杰克逊·波洛克本人创作时的那种不可预测性和侵略性。我发现自己不得不反复阅读某些段落,以理清“绘画行为本身如何成为作品的意义”这一核心概念。书中对“尺幅”(scale)的讨论尤其让我印象深刻,那些巨大的作品不仅仅是视觉上的冲击,更是一种对观者身体空间的侵占,迫使你重新定义自己与艺术品的物理关系。这种对创作过程的近乎仪式化的解构,极大地挑战了我对“什么是绘画”的固有认知。它不是一本能轻松阅读的书籍,但对于任何希望超越形式分析,深入探究战后艺术心理和文化焦虑的读者而言,这无疑是一剂强效的思维催化剂。

评分

我是在一个朋友的书房里偶然翻到这本关于波普艺术领军人物的传记的,立刻就被它的叙事节奏吸引住了。作者的笔触极为犀利,完全没有那种学院派的枯燥说教,反而像是在讲述一个充满烟火气和商业硝烟的传奇故事。书里详细描绘了安迪·沃霍尔如何将商业符号、丝网印刷技术与严肃的艺术殿堂进行了一场彻底的“绑架”与“联姻”。尤其是关于他早期为《时尚》杂志做插画的经历,以及如何将可口可乐瓶、金宝汤罐头变成永恒的符号,写得入木三分。我最喜欢的部分是,作者并没有把他塑造成一个高高在上的艺术神祇,而是着重刻画了他作为一名敏锐的社会观察者和商业操作者的形象。那种对名人文化和消费主义的洞察力,即便在今天看来也依然具有前瞻性。阅读过程中,我常常忍不住停下来,去重新审视那些我们习以为常的、被过度复制的图像,思考“原创性”这个概念在今天究竟还剩下多少重量。这本书的解读视角非常新鲜,打破了我之前对波普艺术“简单粗暴”的刻板印象。

评分

这本关于马克斯·恩斯特的画册,简直是一次色彩与梦境的深度潜航。装帧本身就透露着一种克制的优雅,厚重的纸张和恰到好处的留白,让人在翻阅之前就感受到一种对艺术的敬畏。恩斯特的作品,那些诡谲的拼贴、令人不安的梦魇般的风景,通过这精良的印刷,展现出了原作中那种近乎病态的、却又无比迷人的质感。我尤其欣赏其中对“移画法”(frottage)和“刮擦法”(grattage)的细节呈现,那些木头纹理、粗糙表面的偶然性,被捕捉得如此细腻,仿佛我能触摸到颜料下那层未被驯服的物质本身。这本书不仅仅是图片的堆砌,它更像是一本秘密的导览手册,带领我们走进一个由潜意识构建的迷宫。那些超现实主义的符号,比如漂浮的眼睛、扭曲的人形,不再是晦涩难懂的谜团,而是在这样的视觉语境下,拥有了某种近乎神谕般的清晰。读完之后,我对“偶然性在艺术创作中的作用”有了全新的理解,那种既控制又放任的创作哲学,令人着迷。

评分

我一向对印象派画家们的户外写生情有独钟,但这本书的视角让我从全新的角度审视了德加的“室内世界”。它不再强调莫奈或雷诺阿笔下阳光下闪烁的水面,而是聚焦于那些光线昏暗、充满私人气息的场景:芭蕾舞演员的幕后练习、浴女的私密时刻、以及拥挤的咖啡馆角落。作者高超之处在于,他成功地将德加对“运动的瞬间捕捉”与他对“人类孤独状态”的深刻洞察结合起来。书中的插图选择非常大胆,很多都是相对冷门的习作和速写,这些未加修饰的线条和光影,反而比完成度极高的油画更能揭示艺术家的真实心境。我尤其被那些描绘女性梳妆场景的作品所打动,那种介于沉思与无聊之间的神态,被德加用他标志性的、近乎“未完成”的笔触勾勒出来,带着一种无可奈何的优雅。这本书仿佛在提醒我们,伟大艺术的诞生,往往不在于宏大的叙事,而在于对日常生活中那些转瞬即逝的、略带忧郁的真实瞬间的精准捕捉。

评分

这本关于古典主义雕塑的专题研究,简直是艺术史研究的典范之作。它没有停留在对《大卫》或《胜利女神》的表面赞美上,而是深入挖掘了米开朗基罗和贝尔尼尼在材料选择、光影处理上的微妙差异。书中对“动态与静态的辩证法”的分析尤其精彩,作者通过对比不同时期雕塑中肌肉的张力、衣褶的流动感,构建了一个宏大的时间轴,清晰地展示了文艺复兴晚期到巴洛克初期艺术语言的演变轨迹。我特别关注了其中关于大理石材质处理的章节,作者详细阐述了工匠如何利用大理石自身的半透明性来模拟人体皮肤的质感,这种对手工技艺的尊重和细致入微的分析,让我对这些“冻结的瞬间”有了更深一层的敬意。翻阅这本书,就像是站在卡拉拉大理石采石场边,听着凿子敲击石头的回响,感受那种历经数百年依然鲜活的生命力。对于想深入理解西方艺术“形体语言”的读者来说,这本书是不可多得的宝藏。

评分

评分

评分

评分

评分

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有