董其昌书麻姑仙坛记

董其昌书麻姑仙坛记 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:上海辞书
作者:何海林 编
出品人:
页数:28
译者:
出版时间:2010-4
价格:28.00元
装帧:
isbn号码:9787532630387
丛书系列:
图书标签:
  • 书法
  • 碑帖
  • 董其昌
  • 麻姑仙坛记
  • 书法
  • 明代书法
  • 绘画
  • 艺术
  • 文化
  • 古籍
  • 碑帖
  • 文房四宝
想要找书就要到 图书目录大全
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

《董其昌书麻姑仙坛记》为“馆藏国宝墨迹”系列之一,“以画册质量印碑帖”,装帧别致,并延请专家释文,方便读者研究学习。董其昌一生书画用力甚勤、临池不辍。他七十岁时,以颜真卿多宝塔碑体书写“阴符经”。其后又临写“徐浩书府君碑”。有方家评说,此卷书法结体端正,运笔凝练,具劲健秀逸之风。全卷纵二十五点一厘米,横一百四十三点四厘米,现藏于上海博物馆。

好的,这是一份针对一本名为《董其昌书麻姑仙坛记》的图书的详细简介,但此简介中将不包含关于董其昌或《麻姑仙坛记》的任何信息。 --- 《江山万里:中国山水画的演变与精神图谱》 第一部分:引言:从笔墨边缘到精神高地 本书旨在深入探讨中国山水画自唐代成熟至清代中晚期这段波澜壮阔的历史进程中,其内在的哲学思辨、审美范式的转变,以及它如何作为一种独特的文化载体,承载了文人士大夫阶层的精神诉求与家国情怀。我们聚焦的不是单纯的技法沿革,而是探究“画山水”这一行为背后所蕴含的“观物”之道与“修身”之学。 山水画,在东方文化体系中,早已超越了单纯的再现自然表象的范畴,上升为一种关乎宇宙本体论、生命哲学和个体心灵安顿的艺术形式。本研究试图勾勒出一条清晰的脉络:从对自然物象的直接描摹,到魏晋玄学精神的渗透,再到宋代“格物致知”的理性探求,最终抵达元明清时期文人画对“意在笔先”与“胸中丘壑”的极致推崇。 第二部分:早期探索与哲学根基的奠定(唐至五代) 1. 隋唐气象:李思训与李昭道父子的“青绿山水” 唐代是山水画从人物画的配角走向独立体系的关键时期。我们详细分析了李思训、李昭道父子所代表的“青绿山水”一脉。这种画风以矿物颜料的重彩为特征,色彩绚烂夺目,线条遒劲有力。它并非简单的炫技,而是体现了唐代强盛、雍容气度的时代精神。在技法上,其勾勒填彩的方式,暗示着对物象结构的高度理性把握,带有宫廷艺术的规范性与装饰性。 2. 荆关的“浑厚华滋”:北方山水的意境营造 五代时期,北方山水画的代表人物——荆浩和关仝,确立了全景式山水的宏大叙事模式。荆浩在《匡庐记》中流露出的对天地伟力的敬畏,体现在其笔下高耸入云的险峰与深邃莫测的云雾之间。关仝的笔法更为精微,尤其擅长描绘雪后或烟霭弥漫中的山川,其“万 পর্বত如洗”的意境,奠定了宋代山水画对“气韵生动”的初步理解:即不仅要画出山石的形态,更要捕捉弥漫在天地之间的“气”。 第三部分:宋代的理性回归与“格物”精神的渗透 1. 北宋:全景式山水与“可游、可居、可卧、可观” 宋代山水画进入了一个前所未有的理性高峰期。以范宽为核心的北宋巨匠们,不再满足于前人对山川的描摹,他们追求的是对自然秩序的深刻理解。 范宽的“雨点皴”: 我们剖析了范宽如何通过其独特的、密不透风的皴法,表现出秦晋之地山脉的雄强与厚重感。他的作品如《溪山行旅图》,并非描绘某地一景,而是构建了一个理想化的、充满生命力的宇宙模型。山体之厚,象征着“道”的恒久与不可动摇。 李成与许道宁的文人视角: 相比之下,李成的“寒林平远”和许道宁对“水”的精妙处理,则开始显露出文人阶层介入自然观察的痕迹。他们开始在意笔墨的个人化表达,为元代文人画的兴起埋下伏笔。 2. 南宋院体的“对景写生”与“界画”的繁荣 南宋院体画的特点在于其严谨的写实功底和对光影、氛围的精确捕捉。李唐、刘松年、马远、夏圭四家构成了南宋院体的核心。 “马一角,夏半边”的构图革命: 这一时期的画家为了适应南宋偏安一隅的心态,将视野从全景式缩减为局部特写。马远将画面大量留白,突出主体,营造出空寂、孤远的意境,这与南宋士人对“独善其身”的追求不无关系。夏圭则更偏爱以低角度俯视或仰视的构图,增强了观者的沉浸感。 界画的复兴与技术规范: 郭熙的《林泉高致》虽然是北宋的理论巨著,但其提出的“可行、可望、可游、可居”的理论,深刻影响了后世。南宋的界画,如李诫的《营造法式》对建筑的描绘,显示了宋代对精确技术与艺术融合的追求。 第四部分:元代的“复古”与文人画的独立宣言 元代,随着蒙古统治的建立,汉族知识分子在政治上受到排挤,艺术成为他们退守的最后净土。山水画正式完成了其审美主体性的转变,成为“写胸中之意”的载体。 1. 赵孟頫与“意在笔先”的理论重塑 赵孟頫是文人画理论的集大成者。他提出“画山水,不必师古人,而要师造化”,但其最终的落脚点仍是“作画之法,惟尽妙于笔墨耳”。他对唐、五代笔墨的重新梳理,强调线条的骨力和韵致,将书法与绘画的界限进一步模糊化,奠定了元四家(黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙)的理论基础。 2. 元四家的精神世界与笔墨语言 黄公望的“皴法演化”: 黄公望在《富春山居图》中,以松动、湿润的披麻皴,描绘了江南水乡的温润与灵气。其画风看似随意,实则对自然形态的长期观察与内化达到了一种高度统一。 倪瓒的“孤简”美学: 倪瓒的画作达到了“士气”的极致。他笔下的树木如“铁线”般僵硬,山石简单概括,天空大片留白。这种极简主义,是对元末政治混乱的一种无声的抵抗与疏离,体现了一种高洁孤傲的文人品格。 王蒙的“万点”与“积墨”: 王蒙是元四家中技巧最为繁复的一位,他通过密集的点苔和层层叠叠的积墨,营造出幽深、繁茂的隐居世界,展现了对“笔墨趣味”的极致探索。 第五部分:明清的流变、融合与“正统”之争 明清两代,山水画沿着元代的路径继续深化,但同时也出现了官方美学与民间趣味的分流。 1. 明代“吴门画派”与“浙派”的鼎立 浙派的继承与力量感: 以戴进、吴伟为代表的浙派,继承了南宋院体的雄健笔法,但注入了更强烈的个性和情感冲击力,强调画面的动态感和斧劈皴的力度。 吴门画派的文人雅逸: 沈周、文徵明、唐寅、仇英组成的吴门画派,成为明代中后期文人画的主流。沈周继承倪瓒的简淡,文徵明则继承唐人的高古和元人的笔意,推动了以笔墨意趣为核心的审美导向。唐寅则在吸收各家之长后,发展出他独特的潇洒与灵动。 2. 清代的“四王”与“四僧”的对峙 清初是中国山水画理论和实践的又一次高峰,呈现出“两峰对峙”的局面。 “四王”的集大成与“法古”的极致: 王时敏、王鉴、王翚、王原祁四人,在康熙朝受到官方推崇,他们致力于对前代经典(尤其是元四家)的系统梳理和整合。王原祁尤为重要,他提出了“胸中山水”的最高境界,认为绘画是“理”的体现,强调笔墨的结构性。他们的艺术目标是创造一种典范性的、完美的笔墨图式,以维护“正统”文人画的权威。 “四僧”的颠覆与精神的自由: 与“四王”的复古不同,石涛、八大山人等“四僧”则采取了更为激进的变革姿态。石涛提出“我自成一家”,反对刻板的临摹,其笔墨恣肆,变化万千,体现了对个体生命力的强烈肯定。八大山人(朱耷)则以极度概括和象征性的造型,传达出亡国之痛和孤独的哲思,其作品的视觉冲击力与象征意义达到了中国山水画的又一巅峰。 第六部分:结语:永恒的山水与流变的笔墨 本书最终总结道,中国山水画的历史,是一部不断在“摹古”与“创新”、“写实”与“写意”、“入世”与“出世”之间寻求平衡的历史。从唐代的浑厚到宋代的理性,再到元代的内化,直至明清的再创造,山水画始终是中国文人心灵的栖息地。它以方寸之纸,承载了千年不变的宇宙观与审美情趣,这种对自然秩序的体悟与对个体精神的坚守,构成了其永恒的魅力所在。本书希望带领读者,穿透笔墨的表象,直抵那片蕴含着中国文人千年情思的“胸中山水”。

作者简介

目录信息

读后感

评分

评分

评分

评分

评分

用户评价

评分

他可以写的很端正,也可写的很潇洒

评分

小时候看不出董的好,现在是知道了

评分

他可以写的很端正,也可写的很潇洒

评分

小时候看不出董的好,现在是知道了

评分

小时候看不出董的好,现在是知道了

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有