After Effects 6.5Premiere Pro影视制作实战指南

After Effects 6.5Premiere Pro影视制作实战指南 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国青年
作者:李苓
出品人:
页数:399
译者:
出版时间:2006-1
价格:39.00元
装帧:
isbn号码:9787500663300
丛书系列:
图书标签:
  • 后期
  • AE
  • After Effects
  • Premiere Pro
  • 影视制作
  • 视频编辑
  • 特效制作
  • 后期制作
  • 实战指南
  • 教程
  • 软件技巧
  • 数字媒体
想要找书就要到 图书目录大全
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

本书由影视制作领域的权威专家精心编著而成,借助After Effects和Premiere软件,全面讲解了影视制作的全过程,内容涵盖素材采集、调色、键控、表达式、特效制作、合成处理、渲染输出,以及最后剪辑成片的全过程,以最典型的实例、最高效的手法,带您领略影视制作的实战技巧。

本书讲解细致、图示丰富,包含了大量作者在实战中积累的经验与技巧,不仅能使影视制作的初学者通过基础讲解和实战演练掌握基本的制作方法、巩固所学、丰富创作技巧,还能使读者形成正确的合成与制作理念并激发创作灵感,非常适合影视制作相关行业的从业者阅读参考,也是大、中专院校相关专业师生及社会相关培训机构的理想教材。

《数字影像的艺术与科技:从构想到实现的全方位解析》 内容概述: 本书并非对特定软件版本进行操作教程的堆砌,而是深入探讨数字影像制作的核心理念、技术原理以及行业实践。它将带领读者跨越软件的界限,理解影像合成、动态图形、后期调色、剪辑流程以及音频设计等关键环节背后的逻辑与艺术表达。通过对这些基础知识和高级技巧的系统性阐述,旨在培养读者独立思考、解决复杂技术难题、并最终将创意转化为震撼视觉作品的能力。 第一章:数字影像的基石——理解媒介与语言 在数字影像制作的浩瀚海洋中,我们首先要锚定的是对“影像”这一媒介的深刻理解。本章将从最基础的层面出发,解析数字影像的本质:像素、分辨率、色彩空间(如RGB、CMYK、YCbCr)以及它们如何影响最终画面的呈现效果。我们将探讨不同分辨率在不同媒介(如电视、电影、网络)上的适用性,并深入剖析色彩空间转换的原理和实践意义,帮助读者建立对数字影像“骨骼”的认知。 接着,本章将引入视觉语言的概念。如同文字是沟通思想的载体,视觉元素同样承载着丰富的信息和情感。我们将分析构图的黄金法则、三分法、对称与平衡等基本原则,以及它们如何引导观众的视线,营造特定的氛围。光影的运用,从柔和的散射光到戏剧性的明暗对比,如何塑造形体、烘托情绪,也将是重点讲解的内容。色彩的情感联想,色彩的搭配原则,以及如何利用色彩来强化叙事,例如暖色调带来的温暖与活力,冷色调的冷静与疏离,都将被一一剖析。 此外,本章还将触及运动的艺术。静态影像的“动”与动态影像的“静”同样富有表现力。我们将探讨画面运动的节奏感,如何通过推、拉、摇、移等镜头语言来增强观众的沉浸感,以及在后期制作中如何利用运动来引导叙事和突出重点。通过对这些视觉元素的辨析,读者将学会用一种更具分析性和艺术性的眼光去审视和创造影像,为后续的学习打下坚实的基础。 第二章:创意实现的基石——解构后期制作流程 成功的数字影像作品,绝不仅仅是简单的素材堆叠,而是一个严谨而富有创造性的后期制作流程的产物。本章将系统性地梳理并解构这一流程,帮助读者建立全局观。 我们将从项目筹备阶段开始,强调脚本、分镜、样片(previz)在指导后期制作中的重要性。一个清晰的制作计划,能够极大地提高效率,避免后期返工。接着,我们将进入素材的采集与管理阶段,探讨不同格式的视频素材如何进行规范化的导入、编码和归档,以及良好的素材管理系统如何为后续工作保驾护航。 核心的剪辑阶段,我们将不止步于“剪切”和“拼接”,而是深入探讨叙事剪辑的艺术。如何通过节奏的把握、镜头的选择、画面的组接来构建故事的张力,制造悬念,引导观众的情感波动,将是重点。蒙太奇的理论与实践,不同类型的蒙太奇(如平行蒙太奇、交叉蒙太奇)如何在叙事中发挥作用,都将被详细讲解。 视觉特效(VFX)的整合,将是本章的另一个重要组成部分。我们将分析何时以及如何运用视觉特效来增强叙事、创造不可能的场景。从简单的抠像、遮罩,到复杂的3D模型合成、粒子模拟,都将进行概念性的介绍,强调特效与实拍素材的自然融合,以及如何通过特效来服务于故事本身,而非仅仅是炫技。 色彩校正与调色,作为提升影像质感的关键环节,也将得到充分的阐述。本章将区分色彩校正(correction)和色彩分级(grading)的概念,讲解如何利用工具调整画面的曝光、白平衡,以及如何通过色彩的风格化处理来营造特定的视觉氛围和情绪。 最后,我们还将触及音频的重要性。声音是影像的灵魂,本章将简要介绍音频后期制作的基本流程,包括音效的设计、配乐的选择与混音,以及它们如何与画面协同作用,共同构建完整的观影体验。通过对整个后期制作流程的系统性解析,读者将能够理解每个环节的定位与价值,并能更有效地规划自己的制作路径。 第三章:动态图形的设计与动画原理——让画面“活”起来 动态图形(Motion Graphics)的出现,极大地丰富了视觉传达的可能性,让静态的画面焕发出勃勃生机。本章将深入探讨动态图形的设计理念与创作技法。 我们将从动态图形的设计原则出发,强调其在信息传达、品牌标识、节目包装等领域的应用。如何通过简洁的线条、有力的色彩和流畅的动画,在极短的时间内抓住观众的注意力,清晰地传达信息,将是重点。图形化思维在动态图形设计中的作用,如何将抽象的概念转化为具象的视觉元素,也将被详细阐释。 动画原理是动态图形的核心。本章将重点介绍迪士尼动画的十二项基本动画原理,如挤压与拉伸(squash and stretch)、预备动作(anticipation)、对称性(timing and spacing)、跟随与重叠动作(follow through and overlapping action)等。这些原理不仅适用于传统的角色动画,同样是制作高质量动态图形的关键。我们将通过实例分析,展示这些原理如何让画面中的元素运动更加自然、富有生命力,避免僵硬与机械。 除了基本的动画原理,本章还将探讨关键帧动画(keyframe animation)、表达式(expressions)以及路径动画(path animation)等技术。如何设置关键帧来控制物体的位置、旋转、缩放和透明度,如何利用表达式来创建复杂、交互式的动画效果,以及如何通过绘制和调整路径来引导元素的运动轨迹,都将进行深入浅出的讲解。 分层动画(layered animation)和父子层级(parenting)的概念,对于组织复杂的动态图形项目至关重要。本章将阐述如何通过合理的分层来管理动画元素,以及如何利用父子层级关系来实现联动动画,例如控制一个整体物体的各个部件的协同运动。 时间线(timeline)的精细操作,包括缓入缓出(easing in/out)、速度曲线(velocity curves)等,将是提升动画流畅度和表现力的关键。本章将教导读者如何精准地控制动画的起始、过程和结束,让运动的加速与减速更加符合物理规律和视觉美学。 最后,我们将探讨动态图形的常见应用场景,例如片头动画、信息图表动画、转场效果以及UI动画等,并分析不同场景下适用的设计风格和技术手段,帮助读者将所学知识应用于实际创作。 第四章:影像合成与视觉特效——打破现实的边界 影像合成(Compositing)是数字后期制作中一个极具挑战性但也充满创造力的领域,它将不同的视觉元素巧妙地融合在一起,创造出真实或虚幻的场景。本章将深入剖析影像合成的原理与技法。 我们将从最基础的抠像(keying)技术开始,详细讲解色度抠像(chroma keying,如绿屏、蓝屏)的原理、参数设置以及常见的疑难问题处理。如何精准地提取主体,避免边缘毛刺、溢色和细节丢失,将是重点。Alpha通道(alpha channel)和遮罩(masking)作为另一种重要的抠像方式,其原理、应用场景以及与关键帧动画结合的用法也将被详述。 跟踪(tracking)是影像合成中至关重要的一环,它使得合成的元素能够与实拍素材的运动保持一致。本章将讲解一维、二维以及三维跟踪的原理,以及如何利用不同的跟踪点来精确地捕捉摄像机的运动和物体的位移。失真校正(perspective correction)和透视匹配(perspective matching)是实现逼真合成的关键,我们将探讨如何利用跟踪信息来调整合成元素的透视,使其与背景完美契合。 遮挡(occlusion)和阴影(shadows)的处理,是提升合成真实感的另一个重要因素。本章将阐述如何利用遮挡关系,让前景元素自然地遮挡后景元素,以及如何生成逼真的阴影,使其与场景的光照条件相匹配。 景深(depth of field)的模拟和匹配,也是实现逼真合成的关键。我们将探讨如何通过调整合成元素的虚实程度,使其符合前景、中景、后景的景深变化,增强画面的空间感。 除了基础的合成技术,本章还将触及一些高级的视觉特效概念。粒子系统(particle systems)的应用,如何模拟雨、雪、火、烟雾等自然现象,以及如何创建抽象的粒子效果。流体模拟(fluid simulation)的原理和应用,如何表现水、烟雾等流体运动的逼真效果。布料模拟(cloth simulation)和毛发模拟(hair simulation)的原理,以及它们在角色动画和特效制作中的作用。 最后,我们将强调“细节决定成败”。一个成功的影像合成,往往在于对细节的极致追求,包括光线反射、环境光捕捉、噪点匹配等。本章将鼓励读者在实践中不断探索和优化,力求达到以假乱真的艺术效果。 第五章:色彩科学与艺术——情绪的调色板 色彩是影像中最直接、最有力的情感表达语言。本章将深入探讨色彩科学的原理,以及如何将其转化为具有艺术感染力的调色方案。 我们将从色彩理论的基础出发,回顾色轮、互补色、邻近色等概念,并分析它们在画面中的应用。色彩的饱和度(saturation)、明度(brightness)和色相(hue)的变化如何影响画面的整体感受,以及如何通过调整这些参数来达到预期的视觉效果。 本章将重点讲解色彩心理学,即不同颜色所唤起的心理反应和情感联想。例如,红色常常与热情、危险、愤怒相关;蓝色则可能代表冷静、悲伤、宁静;绿色则象征着生命、自然、希望。我们将分析如何在叙事中运用色彩来强化人物的情绪、烘托场景的氛围,以及引导观众的情感走向。 色彩在不同电影类型中的应用,也将是本章的重点。例如,科幻电影常采用冷色调、高对比度的色彩方案来营造未来感和神秘感;浪漫爱情片则可能偏爱柔和、温暖的色调来传递甜蜜与温馨;惊悚片则可能运用暗沉、压抑的色彩来制造紧张与不安。 我们将探讨如何进行色彩校正(color correction),以确保画面在不同光源、不同摄像机下的一致性,纠正曝光、白平衡等问题,使画面达到“真实”的标准。随后,我们将深入讲解色彩分级(color grading),这是一种艺术化的调色过程,旨在为影片赋予独特的视觉风格和情感基调。 我们将介绍几种常见的调色风格,如高饱和度、低饱和度、电影感(cinematic look)、复古风格等,并分析实现这些风格所需要的具体参数调整。LUTs(Lookup Tables)作为一种便捷的调色工具,其原理、应用以及如何选择和定制LUTs,也将进行详细的讲解。 绿幕抠像后的色彩匹配(color matching),以及如何让合成的元素与背景的色彩保持一致,是实现逼真合成的关键。本章将提供实用的技巧和方法。 最后,我们将强调“少即是多”的原则。过度的色彩运用反而会分散观众的注意力,破坏影片的整体风格。优秀的调色,应是低调而有力的,能够服务于故事,提升影片的艺术感染力,而不是喧宾夺主。通过本章的学习,读者将能够建立一套科学而艺术的色彩思维,用色彩来“讲故事”。 第六章:高级剪辑技巧与叙事节奏——掌控时间的艺术 剪辑不仅仅是素材的堆叠,更是时间、空间和情感的重塑。本章将深入探讨高级剪辑技巧,以及如何通过剪辑来掌控叙事的节奏与张力。 我们将从叙事剪辑的进阶理念出发,探讨如何利用镜头的选择、画面的组合来制造因果关系、暗示信息、营造悬念。连续性剪辑(continuity editing)是基础,但如何在此基础上进行创新,打破常规,从而达到更强的艺术效果,将是重点。 本章将详细分析不同类型的剪辑手法,如跳切(jump cut)在表达人物情绪或时间跳跃时的运用;匹配剪辑(match cut)在连接不同场景、暗示主题或制造视觉连接时的作用;蒙太奇序列(montage sequence)在快速展现事件发展、时间流逝或人物情感变化时的强大力量。 交叉剪辑(cross-cutting)在制造紧张感、对比情节、并置不同时间线或空间的叙事中,其核心原理与实践应用将得到深入剖析。当我们看到一个场景中的人物在进行某个动作,同时另一个场景中的人物也在进行与之相关的行为,交叉剪辑如何将它们联系起来,制造出戏剧性的张力。 时间概念在剪辑中的重塑,将是本章的另一大亮点。闪回(flashback)和闪前(flashforward)的叙事功能,以及如何通过剪辑来巧妙地运用它们,实现非线性叙事,增强观众的思考与探索。画外音(voice-over)与画面剪辑的配合,如何引导观众的理解,补充信息,或制造反差。 剪辑的节奏(pacing)是决定观众观影体验的关键。本章将分析如何通过镜头的长短、画面的切换速度来控制叙事的节奏。快节奏的剪辑往往带来紧迫感、兴奋感;慢节奏的剪辑则可能营造宁静、沉思的氛围。我们将探讨如何根据不同的叙事需求,灵活运用快慢节奏的剪辑。 转场(transitions)的艺术,不仅仅是简单的淡入淡出,更是信息传递和情感连接的桥梁。溶解(dissolve)、叠化(wipe)、划像(iris)等传统转场,以及更具创意和表现力的转场效果,它们在何时使用、如何使用才能最佳地服务于叙事,将得到详细的讲解。 声音与画面的协同,是剪辑中不可忽视的要素。本章将强调音乐、音效与剪辑节奏的完美结合,以及它们如何共同构建出影片的整体情绪和艺术氛围。 最后,本章将鼓励读者培养“剪辑思维”。在拍摄阶段,就要开始思考如何剪辑,并为后期剪辑预留空间。通过对海量素材的筛选、重组与再创造,让剪辑成为连接创意与实现的关键环节。 第七章:音频设计与整合——赋予影像生命的听觉维度 声音是影像的灵魂,它能够极大地影响观众的情感体验,甚至改变对画面的解读。本章将深入探讨音频设计与后期整合的全过程。 我们将从基础的音频概念入手,讲解声音的采样率(sample rate)、位深度(bit depth)和音频格式(如WAV, AIFF, MP3)等,以及它们如何影响音频的质量。 对话(dialogue)是影像中最基本的声音元素。本章将讲解如何进行对话的录制、降噪、去湿(de-essing)和增益调整,以确保对话清晰、自然。多声道录音(multi-channel recording)和环境音(ambience)的录制,将为后期声音设计提供丰富的素材。 音效(sound effects)的创作与运用,是赋予影像生命力的关键。本章将分类介绍不同类型的音效,如脚步声(footsteps)、环境音效(environmental sounds)、拟音(Foley)、打击音效(impact sounds)等,以及如何利用专业的音效库和录音技术来创作逼真的音效。 我们将探讨声音叙事(sound storytelling)的理念,即声音如何传达信息、暗示情感、制造氛围。例如,远处的警笛声可能暗示危险的临近;风吹树叶的声音可能营造宁静或凄凉的氛围。 配乐(music scoring)在烘托情绪、推动叙事方面起着至关重要的作用。本章将分析不同风格的配乐如何与画面协同作用,以及如何选择和编辑配乐,使其与影片的整体风格相得益彰。 混音(mixing)是将所有音频元素(对话、音效、配乐)进行平衡、融合,以达到最佳听觉效果的关键过程。本章将讲解音量平衡、声像定位(panning)、EQ(均衡器)和压缩器(compressor)等音频处理工具的使用,以及如何根据不同的观看场景(如家庭影院、手机播放)来优化混音效果。 虚拟乐器(virtual instruments)和MIDI(Musical Instrument Digital Interface)在创作和编辑配乐中的应用,也将得到介绍。 最后,本章将强调音频与视觉的“联动效应”。优秀的音频设计,能够极大地提升影像的感染力和沉浸感,让观众“听”到故事的精彩。通过本章的学习,读者将能够认识到声音在数字影像制作中的重要性,并掌握基本的音频设计与整合技巧。 结语:拥抱创新,成为数字影像的创造者 数字影像制作是一个不断发展的领域,新的技术和理念层出不穷。本书并非终点,而是读者踏入数字影像艺术与科技殿堂的起点。我们鼓励读者在掌握基础理论与技术的同时,保持开放的心态,积极学习新的工具和方法,勇于尝试和创新。 在信息爆炸的时代,视觉内容的重要性日益凸显。本书旨在赋能每一位对数字影像创作怀有热情的人,让他们能够独立思考,熟练运用各种工具,最终将脑海中的奇思妙想转化为震撼人心的视觉作品。 请记住,技术只是手段,创意才是灵魂。愿本书能够成为您数字影像创作之旅中,最坚实的伙伴与最灵感的源泉。不断探索,不断实践,您将成为改变数字影像世界的创造者。

作者简介

目录信息

读后感

评分

评分

评分

评分

评分

用户评价

评分

我关注这本书,很大程度上是因为它标题中透露出的那种“从零开始构建专业流程”的雄心。我希望作者在讲解完各项技术点之后,能够提供至少一套完整的、可供模仿的案例解析。这些案例最好能涵盖不同类型的视频项目,比如一个三分钟的产品宣传片、一个十几秒的社交媒体短视频,以及一个带有较多视觉特效镜头的片段。通过这些案例,读者可以清晰地看到 After Effects 的动画工作流如何导入 Premiere Pro 进行剪辑,以及最终如何进行母版输出的色彩校对。我特别期待看到关于项目文件管理的深度讨论,这是很多教程会忽略但却是决定项目能否长期维护的关键。比如,如何命名文件、如何有效地使用项目面板的元数据标签、以及如何保证不同团队成员之间工作文件的兼容性。如果这本书能像一个项目经理一样,指导读者构建一套健壮、可扩展的影视制作工作流,那它对于提升我个人的专业素养将是质的飞跃,而不仅仅是多学会几个快捷键那么简单。

评分

这本书的厚度让我对内容的深度有所信心,但我更关注它在“解决问题”而非“展示功能”上的侧重点。我个人对运动图形中“节奏感”的把握一直感到困惑,理论上知道关键帧的重要性,但在实际操作中总感觉动作僵硬,缺乏生命力。因此,我希望书中能够提供大量关于缓入缓出(Easing)曲线的详细剖析,最好是能配上图表,直观展示不同曲线对物体运动情绪的影响。比如,如何通过调整曲线来表现“犹豫不决”、“猛烈爆发”或者“优雅滑翔”等不同的动态意境。此外,在 Premiere Pro 方面,我希望它能超越基础的转场和字幕编辑,深入讲解多机位剪辑的复杂流程优化,以及如何利用代理文件系统来处理超高清素材流的稳定性。对于初学者来说,可能这些词汇很陌生,但对于需要交付高质量成片的人来说,这是日常的挑战。这本书如果能将这些“幕后”的技术细节娓娓道来,那它就不仅仅是一本软件教程,而是一本行业经验的结晶。

评分

作为一名长期在广告和宣传片领域摸爬滚打的从业者,我最看重的是效率和创意火花的碰撞。这本书的命名让我对其中关于“影视制作”的场景化应用抱有很高的期待。我希望它能针对一些高频出现的制作难题提供独家秘籍,比如如何快速克隆物体、如何制作逼真的环境光影反射,或者在 After Effects 中如何高效地管理复杂的合成层级,避免工程文件变得臃肿不堪。我特别想看到一些关于如何利用脚本(Scripts)或预设(Presets)来自动化重复性工作的技巧。如果作者能分享一些他们自己开发或收集的、经过实战检验的脚本使用案例,那绝对是物超所值。毕竟,在快节奏的商业项目中,节省一个小时的渲染时间可能就意味着接下一个更大的项目。我期望这本书能提供一些关于最新版本软件特性的深度挖掘,比如新的渲染引擎优化或者 AI 辅助功能的实用集成方法,而不是仅仅停留在两年前的软件版本功能上,那样就完全失去了“指南”的价值。

评分

说实话,我入手这本书的时候,心里是抱着一种“试试看”的心态,因为市面上关于这两款软件的书籍实在是太多了,很多都是对官方帮助文档的拙劣模仿,堆砌知识点,读起来枯燥乏味。但这本书的排版和逻辑结构给我的第一印象是相当清爽和专业。它没有用那种过分花哨的字体或者分散注意力的插图,而是用清晰的步骤分解和大量的实操截图来引导读者。我尤其关注章节的编排顺序,如果它能按照一个真实的项目流程来组织内容,比如从素材导入、粗剪、精修动画、调色到最终输出的全链路展示,那就太棒了。我一直对高级音频处理在视频制作中的作用很感兴趣,希望这本书能深入探讨 Premiere Pro 在声场设计和混音方面的技巧,而不是仅仅将音频视为一个可以被忽略的附属品。此外,对于色彩管理和不同显示设备之间的色彩一致性问题,一个真正“实战”的指南必须有所涵盖,毕竟颜色偏差是专业制作中最让人头疼的细节之一。我期待这本书能提供一些经过市场检验的色彩查找表(LUTs)的使用心得,而不是停留在理论层面解释什么是色彩空间。

评分

这本书的封面设计简直太抓人眼球了,那种深邃的蓝紫色调,配上一些动态的、仿佛正在制作中的视频片段的剪影,立刻就能让人联想到影视后期制作那种充满魔力和技术感的工作环境。我本来就是个对视觉冲击力要求比较高的用户,拿到实体书的时候,光是掂量它的分量和翻开第一页时的那种油墨香,就觉得物有所值。内容上,我特别期待看到它如何将 After Effects 和 Premiere Pro 这两个“搭档”无缝衔接起来,毕竟我之前总是感觉它们之间存在着一道看不见的壁垒,操作起来总有点生涩。特别是关于动态图形的复杂合成,我希望能看到一些突破性的讲解,比如如何用表达式实现一些教科书上不常出现的酷炫效果,或者针对特定行业需求的模板化流程,而不是泛泛而谈的基础操作。这本书的标题给人的感觉就是“实战”,这意味着它应该摒弃那些冗长晦涩的理论,直接切入痛点,比如如何优化渲染时间、如何处理高码率素材的卡顿问题,以及在紧迫的交付期限内如何保持创意和效率的平衡。我希望它能像一个经验丰富的前辈,手把手地带我跨越从“会用”到“精通”的鸿沟,让我能真正驾驭这两个强大的软件,做出让人眼前一亮的影视作品。

评分

书是老了点,但知识不老。

评分

2010-01-14 那时已经开始接触ae

评分

2010-01-14 那时已经开始接触ae

评分

书是老了点,但知识不老。

评分

书是老了点,但知识不老。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有