Bartok's String Quartets

Bartok's String Quartets pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Barrie & Jenkins
作者:Janos Karpati
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1978-02
价格:0
装帧:Hardcover
isbn号码:9780214204692
丛书系列:
图书标签:
  • 贝拉·巴托克
  • 弦乐四重奏
  • 古典音乐
  • 20世纪音乐
  • 匈牙利作曲家
  • 音乐分析
  • 音乐史
  • 室内乐
  • 巴托克
  • 音乐理论
想要找书就要到 图书目录大全
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

音乐的边界与探索:二十世纪中叶室内乐的革新之路 本书聚焦于二十世纪中叶(约1945年至1975年间)欧洲及北美地区,弦乐四重奏这一经典体裁在面对战后艺术思潮冲击时所经历的深刻变革与激进实验。 这段时期,作曲家们不再满足于对浪漫主义传统或新古典主义形式的简单继承或反叛,而是主动寻求语言的重构,将科技、哲学、甚至非西方文化中的元素融入到最精微的室内乐对话之中。本书旨在深入剖析这一时期涌现出的若干关键作品、作曲家群体及其背后的美学动因,展示弦乐四重奏如何成为现代主义声音哲学的试验田。 第一部分:废墟中的重建:战后欧洲的序列主义与非线性叙事 二战的创伤对欧洲音乐界产生了巨大的心理和结构冲击。对“传统”美学价值的怀疑催生了对极致理性化和系统性构建的渴望,这直接推动了严谨的序列主义(Total Serialism)的兴盛。 1. 导向极端精确性的控制:对音高、时值、力度及音色的彻底序列化 以皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez)和卡尔海因茨·施托克豪森(Karlheinz Stockhausen)为代表的达姆施塔特学派,将序列控制推向了前所未有的广度。在他们的弦乐四重奏作品中,传统的“主题”和“发展”概念被彻底瓦解。 技术分析: 本章将详细考察如何运用复杂的矩阵运算来确定每一个音符的精确位置。例如,分析某部作品中,对弓法、触弦位置(Sul Ponticello, Sul Tasto, 靠近琴码的极端压力)如何被纳入序列结构,使其成为与音高和节奏同等重要的“材料”。我们不再谈论旋律的走向,而是探讨音块(Sound Blocks)之间的张力与密度变化。 结构呈现: 这些作品往往摒弃了传统的奏鸣曲式或回旋曲式,倾向于非线性或非对称的结构。时间不再是均匀流逝的河流,而更像是一系列相互独立、可以被碎片化重组的“瞬间”或“事件序列”。听者需要从声音的物理特性本身去感知音乐的“形体”,而非依赖预期的逻辑展开。 2. 声学探索与乐器潜能的挖掘 作曲家们开始系统性地关注弦乐器在非传统演奏法下所能产生的全新音响世界。这不仅仅是技术上的炫技,更是对音乐本体论的拓展。 微音(Microtones)与音高的模糊性: 许多作品开始频繁使用四分之一音或更小的音程间隔。书中将对比不同作曲家处理微音的方式:有的是为了实现音高系统的彻底“去中心化”,追求音响的“流动性”;有的则是利用音高微小差异来制造心理上的紧张感和不安感。对指板上精确位置的标记,以及演奏者如何精确控制揉弦的频率和幅度,成为谱面分析的重点。 噪音与泛音的系统化运用: 过去被视为“缺陷”或“杂音”的元素,如嘶哑的摩擦声(Scratch Tones)、极高或极低的泛音(Harmonics)、以及对琴弦的敲击(Col Legno Tratto),被提升到与传统音高相匹配的结构地位。本章将展示一些作品如何利用这些“非音高”元素来构建宏大的时间结构,例如,用一系列逐渐增强的“噪音密度”来暗示一次结构性的高潮。 第二部分:跨越大陆的对话:美国经验与欧洲序列主义的融合 与欧洲战后对理性秩序的急切需求不同,美国的音乐发展路径更为多元化,它吸收了欧洲的现代主义成果,但很快将其与本土的爵士乐经验、对印度和日本音乐的兴趣以及偶然性原则相结合。 1. 偶然性(Indeterminacy)的引入与演奏者的主体性 约翰·凯奇(John Cage)的影响力是决定性的。在弦乐四重奏领域,偶然性的引入直接挑战了作曲家对文本的绝对控制权。 文本的开放性: 本章将分析那些明确包含开放性指示的作品。例如,有些乐谱可能只提供音域、时长和力度范围,而将音高的具体选择留给演奏者,或者规定了随机过程(如掷骰子)来决定乐句的顺序。对这种“不确定性”的分析,不再是分析“已写下的东西”,而是分析“可能出现的结果空间”。 听觉体验的转向: 偶然性作品要求听众放弃对既定结构或意图的追寻,转而专注于现场发生的声学事件本身。弦乐四重奏的四个声部之间的关系,从预先编排的对位,转变为即时发生的、不可复制的听觉互动。 2. 极简主义的呼吸:节奏的解放与回归本源 在对序列复杂性和偶然性混乱的反思中,一部分作曲家开始探索简化材料、强调过程和重复的力量,这预示着极简主义(Minimalism)的兴起。 过程与形态: 在弦乐四重奏中,极简主义并非简单地回到调性。它表现为对节奏和音高材料的极度压缩和循环重复。例如,一个极短的动机(可能只包含两个音高和两个节奏值),经过数分钟、上百次的重复,其细微的渐变(如弓速的缓慢增加、轻微的音高偏移)构成了音乐的全部“戏剧性”。 对比分析: 本章将对同一时期一篇高度复杂的序列主义四重奏与一篇早期极简主义四重奏进行并置分析,展示两者在处理时间维度上的截然不同:前者是时间被“压缩”进复杂的密度中,后者则是时间被“拉伸”至近乎静止的状态。 第三部分:形式的瓦解与内在的诗意:对媒介的反思 进入六十年代末和七十年代初,许多作曲家开始质疑纯粹的结构主义是否会使音乐失去与人类情感和历史记忆的连接。一些作品开始在技术实验的严酷外壳下,重新引入一种更具“人文关怀”或“内省性”的质感。 1. 极度慢速与静默的景观 一些作品以极端的慢速和极低的动态(pppp)著称。弦乐器被推至其声音的边缘,非常接近于“静默”。 声音的物理极限: 这种处理方式促使演奏者必须极其专注地控制弓的重量、速度和空气感,以发出极其微弱、但又具有明确音色的声音。分析重点在于如何利用极长的延音和空间中的回响,将演奏厅的环境声也纳入到四重奏的“第四个声部”之中。 2. 符号与指代的复苏 在对纯粹抽象语言的疲惫感下,一些作曲家开始在乐谱中加入符号性的、非音乐的指示,这些指示指向特定的哲学观念或历史记忆,即便听者无法“听出”这些指代,它们也影响了作曲家的结构决策。 文本与音乐的交织: 书中将探讨那些在乐谱中包含诗歌片段、数学公式或哲学命题的实例。这些文本如何影响了乐句的长度、调性的选择(即便最终听起来是非调性的),以及它们如何为演奏者提供一个“情感框架”而非单纯的技术指令。 结论:二十世纪中叶弦乐四重奏的遗产 本书最终认为,这一时期的弦乐四重奏并非走向终结,而是完成了从一种“传统体裁”向“声音哲学的实验室”的蜕变。作曲家们通过对序列控制、偶然性、极简重复以及声学潜能的极限探索,彻底重塑了我们理解“四把提琴如何对话”的方式。这些作品挑战了听众的习惯,迫使我们重新审视音乐的本质——它究竟是关于组织好的声音,还是关于声音在特定空间和时间中对我们的发生?本书的贡献在于,提供了一套细致入微的分析工具,以理解这些复杂而迷人的声音结构。

作者简介

目录信息

读后感

评分

评分

评分

评分

评分

用户评价

评分

我向所有对音乐批评理论感兴趣的人强力推荐这本。它彻底颠覆了我对传统“曲评”的认知。作者的核心论点在于,音乐的“客观价值”和批评者的“主观体验”之间存在着一种辩证且动态的平衡关系。书中花费了大量的篇幅,剖析了二十世纪中叶,几位重量级音乐评论家如何利用其巨大的影响力,塑造了公众对某些“先锋派”作品的接受度。他并未直接评判这些作品本身,而是将焦点放在了批评行为本身——批评是如何成为一种权力运作的工具?这一点极其发人深省。书中对于如何构建一个有效的、避免陷入意识形态偏见的批评框架的探讨,具有极高的学术价值。阅读过程中,我时常需要停下来,反思自己过去对一些作品的判断是否受到了时代舆论的潜移默化影响。作者的语言风格冷静、犀利,充满了后现代主义的反思精神,但绝不故作高深。他用清晰的逻辑解构了批评的迷雾,让读者得以更纯粹地面对音乐本身。

评分

这部音乐史的鸿篇巨制,简直是为每一个对古典音乐抱有深切敬意的灵魂量身定做的指南。我花了数周时间沉浸其中,发现作者对于音乐分析的深度和广度令人叹为观止。他不仅仅罗列了作品的创作年代和演出信息,更重要的是,他深入剖析了那个时代背景下,作曲家们如何在一个不断变革的艺术语境中寻找自我表达的出口。例如,书中对某一特定时期交响乐的配器演变进行了极其细致的梳理,从早期对木管乐器声部的微妙调整,到后来铜管乐器在戏剧张力构建中的主导地位,每一个细节都辅以大量的乐谱引用和历史文献佐证。阅读时,我感觉自己仿佛坐在作曲家的书房里,亲眼见证那些伟大的旋律是如何从最初的草稿一步步蜕变成最终的辉煌。对于初学者而言,它提供了坚实的理论基础;而对于资深乐迷,书中的某些独到见解,尤其是在对特定奏鸣曲式发展阶段的重新解读上,无疑会带来醍醐灌顶的启发。这本书的装帧和排版也极其考究,那清晰的五线谱插图,即便是习惯了数码阅读的我也忍不住想要用手指去触摸那些墨香犹存的音符。它绝不是一本可以囫囵吞枣的书,它要求读者带着敬畏之心去学习,去体会,去沉思。

评分

这本关于键盘乐器在浪漫主义后期转型期的研究,简直是一剂对枯燥理论的强效解药。作者的叙事手法极其生动流畅,像一位技艺高超的说书人,将枯燥的乐器制造史和音乐创作实践巧妙地编织在一起。我特别欣赏书中对“钢琴声音美学”这一概念的探讨。他没有停留在对音色明亮或温暖的简单描述上,而是引入了物理学中的阻尼特性、琴弦张力与共鸣箱材质之间的复杂关系,并将其映射到特定作曲家对情感表达的需求上。比如,他详细描述了某位作曲家如何偏爱某特定制造商出产的、具有特定“金属感”的中音区,以便在演奏大型协奏曲时能够穿透庞大的管弦乐队。这种对技术细节与艺术追求之间张力的捕捉,使得整本书充满了人情味和画面感。即便是对乐器制造史不感兴趣的读者,也会被其中关于“声音”本身的哲学思考所吸引。这本书的配图也极具匠心,那些早期的钢琴草图和琴厂的内部照片,无声地诉说着那个时代工匠精神的伟大。阅读体验是极其愉悦且收获颇丰的。

评分

这本书给我的感觉是,它像是一次精密的考古发掘,将那些被埋藏在历史尘埃中的、关于小型合唱团声乐发展的珍贵片段一一呈现出来。与其他专注于大型歌剧或清唱剧的著作不同,它将注意力精确地锁定在了那些规模较小、但艺术价值极高的无伴奏合唱作品上。作者对文艺复兴晚期至巴洛克早期之间,不同地区(尤其是北欧和西班牙地区)合唱团组织形式的差异,进行了令人咋舌的细致对比。他深入探讨了在特定宗教仪式和宫廷赞助背景下,对声部数量、音域跨度和对位复杂度的实际要求是如何塑造了最终的音乐面貌。我尤其被其中关于“美第奇家族赞助下佛罗伦萨室内合唱团”的章节所吸引,作者通过还原当时的排练条件和指挥习惯,让那些古老的乐谱仿佛又有了呼吸。全书的论述严谨而不失温度,充满了对早期声乐艺术的深厚感情。读完后,我立即去寻找并聆听了几部以前从未注意过的、被书中提及的“被低估的”作品,感受到了前所未有的音乐体验。这是一本真正具有文献价值的宝藏。

评分

我必须承认,初翻开这本关于20世纪早期室内乐发展脉络的著作时,一度感到有些吃力。作者的行文风格带着一种严谨的德式学术气息,句子结构复杂,逻辑链条环环相扣,丝毫没有为了迎合大众阅读习惯而做出的妥协。然而,正是这种近乎偏执的专业性,成就了它的无可替代的价值。书中对“现代主义”在室内乐语境中的具体体现进行了令人信服的论证。他没有简单地将之归结为不和谐音的堆砌,而是细致地阐释了作曲家们如何通过对传统对位法的解构与重组,来表达对工业化社会异化感的深刻体验。特别是其中关于对特定和弦内声部处理方式的讨论,简直是一场智力上的饕餮盛宴。他引用了大量晦涩的、鲜为人知的私人信件和评论家的早期反馈,使得整个历史叙事鲜活且充满张力。对于那些渴望真正理解“如何听”而非仅仅“听到了什么”的严肃音乐爱好者来说,这本书是不可多得的良师益友。它迫使你放慢速度,在每一个术语和每一个历史节点上驻足,进行深度思考。读完后,我重新去听那些旧日录音,世界仿佛被重新着色了一般,细节和层次感陡然丰富起来。

评分

评分

评分

评分

评分

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有