In this classic study of Benjamin Britten and Michael Tippett, Arnold Whittall builds up a unique double portrait of the two leading composers of their generation. For this second, revised edition Whittall includes a new chapter on Tippett's major works of the 1980s: the Piano Sonata No. 4, the large-scale choral composition The Mask of Time and the most recent opera, New Year. In addition, new information on the Britten repertoire and an updated bibliography are also presented.
评分
评分
评分
评分
这本书的叙事策略非常大胆,它避开了传统的作曲家传记式结构,转而采用了一种以“空间”和“运动”为核心的跨界比较分析法。作者将焦点放在了20世纪中期欧洲音乐的两次主要“地理迁移”上:从战时的布拉格到战后的巴黎,再到最终的美国。这种空间叙事极大地丰富了对音乐风格演变的理解。例如,在讨论到捷克作曲家雅纳切克的作品时,作者并未仅仅停留在他的旋律特性上,而是将其置于摩拉维亚方言的语调结构中进行解读,这种“声音地理学”的方法极具开创性。随后,当讨论到战后“序列主义”的兴起时,作者的笔锋一转,变得极其精准和技术化,详细阐述了梅西安对节奏和色彩的创新,以及布列兹对数字控制的追求,仿佛从一片充满泥土气息的田野,突然步入了一间无菌的实验室。这种风格上的巨大跳跃和主题之间的内在关联,使得全书充满了张力。读完全书后,我不仅对这些作曲家的作品有了更立体的认识,更像是获得了一张地图,能够标示出战后欧洲音乐在思想和地域上的复杂迁徙路径,这是一种非常宏大且令人满足的阅读体验。
评分这本书的阅读体验,说实话,带给我一种在雾中穿行又忽然见到灯塔的豁然开朗感。它的叙事节奏把握得极其出色,尤其是在处理申索夫与德彪西之间那种微妙的、互相影响又互相拉扯的关系时,作者展现了大师级的说故事能力。他没有生硬地罗列事实,而是构建了一个动态的对话场景。例如,当讨论到申索夫如何将俄国本土的忧郁气质融入到对法国印象派手法的吸收时,作者用了一种非常口语化但又不失学术深度的笔调,描绘了圣彼得堡的冬日氛围如何渗透进了钢琴的低音区。这种“在地性”的分析,让原本抽象的音乐元素变得触手可及。更让我欣赏的是,作者在讨论到二十世纪初的“现代性危机”时,并未流于空泛的哲学探讨,而是立即将其锚定在具体的作品片段中——比如某一个不协和音程的使用,或是一个突然的节奏中断。这本书的排版和引用的配乐范例也非常考究,印刷质量高,确保了即使是复杂的记谱示例也能清晰辨认,这对于那些需要对照乐谱阅读的读者来说,是极其重要的加分项,它是一本值得反复翻阅、并留下自己批注的参考书。
评分我必须承认,一开始我对这本书的期望值并不高,以为又是一本老生常谈的法国音乐史著作,但读完之后,我完全改变了看法。这本书最出彩的地方,在于它对“新维也纳乐派”内部细微差别的剖析,其深度和细致程度令人叹服。作者在处理勋伯格的无调性向十二音体系的过渡时,没有简单地将其归结为“理性回归”,而是深入挖掘了作曲家在面对传统瓦解时的心理挣扎与自我建构的痛苦过程。他使用了大量的未出版书信和早期手稿中的细节来支撑论点,使得这一时期的音乐发展不再是教科书上的僵硬线条,而是充满了人性的纠结与选择。与此形成鲜明对比的是,他对贝尔格的《沃采克》的分析,则充满了情感的共鸣,作者精准地指出了其中瓦格纳式戏剧张力和荀白格式结构逻辑的完美结合点。这本书的语言风格非常成熟,充满了权威性,但绝不傲慢,它更像是一位经验丰富的导师,引导学生去发现音乐文本中那些隐藏的、更深层的结构密码。对于想要深入理解二十世纪前半叶欧洲音乐美学转向的严肃音乐研究者来说,这本书是不可替代的珍贵资源。
评分我本来以为这是一本标准的音乐分析导论,但很快就发现自己错了,它更像是一次对音乐“声音哲学”的深刻冥想。作者对拉威尔作品的解读尤其独到,他没有陷入对配器技巧的过度迷恋,而是着重探讨了“透明度”这个概念是如何成为拉威尔美学核心的。例如,对《鹅妈妈的故事》中那些精巧的音色织体的分析,与其说是技术描述,不如说是对童年记忆和梦境逻辑的文学化重构。这种写作方式非常考验读者的专注力,因为它要求你不仅要熟悉乐谱,更要对作曲家的内心世界保持敏感。相比之下,他对巴托克的民谣采风与结构主义的结合探讨则显得更为冷峻和结构化,仿佛在解剖一个精密的钟表机械。这本书的优点在于其广度,它没有固守任何一种单一的理论框架,而是根据所讨论的作曲家,灵活地变换分析的“透镜”。这使得阅读过程充满了惊喜,每一个章节都像打开了一个全新的房间,里面的陈设、光线和气味都截然不同。对于那些渴望超越基础乐理,进入音乐本体论层面探索的进阶学习者来说,这本书提供的视角是极具启发性的,它成功地将音乐史的宏大叙事,细化到了每一次和弦选择的哲学重量。
评分这本书简直是音乐理论和历史爱好者的一场盛宴,它以一种近乎诗意的方式,将德彪西的“朦胧”与斯特拉文斯基的“尖锐”进行了精妙的对照与融合。作者的笔触细腻入微,不仅深入剖析了两位巨匠作品中和声语言的演变轨迹,更令人惊叹的是,他能够将复杂的音乐结构转化为清晰、引人入胜的叙述。读到关于《牧神午后前奏曲》中那个标志性的、仿佛从空气中凝结而成的和弦时,我几乎能“听见”那种慵懒的日光穿过林间的感觉。而转向斯特拉文斯基的《春之祭》,作者则以近乎人类学家般的严谨,解构了原始节奏的爆发力及其对二十世纪音乐的颠覆性影响。最让我印象深刻的是,作者没有停留在纯粹的技术分析层面,而是巧妙地引入了当时的社会文化背景——巴黎的艺术沙龙、俄国的民族主义思潮——这使得音乐的魅力不再是孤立的音符组合,而成为了那个特定时代精神的载体。阅读过程中,我时常需要停下来,反复咀嚼那些精妙的措辞,思考其背后的深层含义,这本书无疑拓展了我对印象派晚期与新古典主义早期音乐之间张力的理解,是书架上绝对不能缺少的智力挑战与精神滋养。
评分 评分 评分 评分 评分本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有