装饰图案设计

装饰图案设计 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:人民美术出版社
作者:郑军
出品人:
页数:136
译者:
出版时间:2004-4-1
价格:15.00元
装帧:平装(无盘)
isbn号码:9787102029474
丛书系列:
图书标签:
  • 装饰图案
  • 图案设计
  • 设计
  • 艺术设计
  • 室内设计
  • 平面设计
  • 装饰
  • 纹样
  • 创意
  • 绘画
想要找书就要到 图书目录大全
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

一片树叶、一只小鸟,一朵白云、一波水纹,朝暮之际袅袅弥散的炊烟,男男女女高高低低的欢笑,鸡狗猪鸭的鸣唤,似静似动、若实若虚的山水,这五彩缤纷的世界,皆可概括在黑与白之中,在黑与白之中得到演化、提纯,将生活和艺术融为一体,具有以形写神、形神兼备的魅力,从而构成独有的韵致。装饰画,舍弃的是繁琐细节,表现的是形体和富有表现力的动态。实中含虚、虚实相生,乃黑与白结合的最佳视觉效应。

建筑历史的演变与风格解析 本书深入探讨了人类建筑历史的长河中,各个重要时期和地域的建筑风格特征、技术革新及其背后的文化与社会驱动力。我们不再将建筑视为孤立的结构,而是将其视为特定时代精神的物质载体。 第一部分:古代文明的基石与象征 第一章:美索不达米亚与古埃及的永恒记忆 本章聚焦于人类最早的城市文明所留下的宏伟遗产。我们将分析苏美尔人的神庙塔(Ziggurat)在垂直感和宇宙秩序表达上的独特之处,研究其砖石结构如何反映了早期宗法社会的等级观念。随后,视角转向尼罗河畔,详尽解析古埃及金字塔群的几何学精度与宗教意义。我们不仅关注胡夫金字塔的建造技术(如斜坡理论与内部结构布局),更深入剖析了卡尔纳克神庙群中轴线对称、多柱厅(Hypostyle Hall)的压迫感如何服务于法老的“神性统治”叙事。古埃及建筑中对永生和来世的执着,如何通过花岗岩、闪长岩等坚固材料的运用得以体现,是本章的重点讨论方向。 第二章:古典世界的和谐与理性 希腊建筑以其对“人”的尺度和理想比例的追求,奠定了西方美学的基础。本章细致考察了多立克、爱奥尼和科林斯三种柱式的演变、比例关系(特别是黄金分割的应用)以及它们在帕特农神庙等代表作中的功能与象征意义。我们将探讨古希腊人如何通过神庙的“视觉矫正”技术(如视差调整)来追求完美的视觉效果。紧接着,我们转向罗马的工程奇迹。重点分析拱、券、穹顶和混凝土(Opus Caementicium)的发明,如何使罗马人得以建造出万神殿(Pantheon)这样跨越千年的宏伟空间。罗马公共建筑,如浴场、巴西利卡和引水渠,不仅是技术实力的体现,更是帝国统治、公共生活和法律秩序的具象化象征。 第二部分:中世纪的信仰空间与城市脉动 第三章:拜占庭的辉煌与东西交融 从中世纪早期开始,东罗马帝国在君士坦丁堡创造了独具特色的建筑语汇。本章深入研究了圣索菲亚大教堂(Hagia Sophia)的结构革命——如何通过帆拱(Pendentive)技术成功地将巨大的圆形穹顶安置在方形基座之上,创造出“悬浮”于光影之中的神秘空间。我们将对比早期基督教巴西利卡的朴素与拜占庭晚期教堂对马赛克装饰、黄金色彩的偏爱,探讨这些元素如何服务于东正教神学中对天堂的描绘。 第四章:哥特式艺术的向上追寻 本章聚焦于西欧中世纪晚期,特别是法国北部地区兴起的哥特式建筑。我们将详细解析其三大核心技术支柱:飞扶壁(Flying Buttress)、肋拱(Rib Vault)和尖拱(Pointed Arch)。这些创新如何协同作用,使得建筑得以突破厚重墙体的束缚,将立面推向极致的高度与光线。对沙特尔大教堂和巴黎圣母院的分析将侧重于彩色玻璃(Stained Glass)在“光线神学”中的作用,以及世俗的行会徽章如何穿插于宗教叙事之间,反映中世纪城市生活的复杂性。 第三部分:文艺复兴的理性回归与巴洛克的戏剧张力 第五章:文艺复兴:对古典原则的再发现 文艺复兴时期,建筑师们将目光重新投向古典世界,但这次的“回归”是基于人文主义的理性审视。本章分析了布鲁内莱斯基如何应用数学和透视法来设计佛罗伦萨大教堂的穹顶,标志着建筑实践的科学化。对帕拉第奥(Palladio)作品的深入剖析,特别是其对古典神庙立面的模块化应用,以及他如何将这些原则系统化(体现在《建筑四书》中),奠定了此后数百年西方古典复兴运动的基础。重点研究了文艺复兴建筑如何通过对称、清晰的轴线和明确的几何体块来表达秩序与和谐。 第六章:巴洛克与洛可可:情感的解放与空间的流动 与文艺复兴的静态平衡相对,巴洛克建筑追求动态、情绪和强烈的感官体验。本章考察了罗马的贝尔尼尼和波罗米尼如何利用曲线墙体、凹凸变化和大量的雕塑装饰来打破静态的平面,制造视觉上的“运动感”。我们将分析巴洛克教堂如何通过“光线雕塑”和错觉画法(Trompe-l'œil)来模糊建筑与绘画的界限。随后,本章将过渡到洛可可风格,探讨其如何将这种动态感进一步“轻量化”,转向内部装饰,偏爱不对称的贝壳形装饰(Rocaille)和柔和的色彩,反映了18世纪贵族生活的精致与享乐主义。 第四部分:工业革命的冲击与现代性的诞生 第七章:新材料与新功能的挑战 工业革命对建筑实践产生了颠覆性的影响。本章关注铸铁、钢材和玻璃的大规模应用,及其如何首次使建筑师能够挑战传统材料的承重限制。我们将研究19世纪的桥梁、火车站和大型展览馆(如伦敦的水晶宫)如何成为展示新技术的试验场。同时,探讨了奥斯曼·贝克(Haussmann)对巴黎的城市规划,以及由此引发的关于功能性、标准化的现代城市形态的争论。 第八章:现代主义的革命宣言 现代主义建筑是对历史风格的彻底决裂。本章将系统梳理“装饰是罪恶”的观念如何形成,并重点分析勒·柯布西耶的“新建筑五点”和密斯·凡德罗的“少即是多”哲学。我们将考察功能主义原则如何渗透到住宅、工厂和办公楼的设计中,分析流线型、开放平面和玻璃幕墙如何被视为通向更健康、更高效社会的途径。对包豪斯(Bauhaus)在教学和设计实践中对形式追随功能的坚持,将作为本章的核心案例进行剖析。 第九章:后现代的批判与多元对话 面对现代主义的普适性和冷漠感,后现代建筑在20世纪下半叶崛起,提出对历史符号、地方文脉和象征意义的重新引入。本章将分析罗伯特·文丘里的“少即是乏味”的论点,以及其如何鼓励建筑师在设计中重新拥抱装饰、矛盾和讽刺的手法。我们将考察对地域主义(Critical Regionalism)的探索,即如何在接受全球技术的同时,重新激活本地的文化和气候适应性。本章的结论部分将展望当代建筑对可持续性、数字技术整合以及对复杂社会需求的响应。

作者简介

目录信息

读后感

评分

评分

评分

评分

评分

用户评价

评分

这本书最打动我的是它对“情感共鸣”在图案设计中的作用的探讨,这通常是设计理论书籍会略过的一个维度。作者没有过多地谈论色彩心理学那种泛泛而谈的内容,而是聚焦于图案如何通过其形态结构直接作用于观者的情绪阈值。它用现代神经科学的初步观察,来佐证某些古老的“护身符”图案为何会给人带来安全感——原来那是一种对特定对称性、节奏感的本能偏好。书中分析了某些部落的图腾符号,是如何通过线条的锐利程度和角度,精确地表达出攻击性或防御性,这让我联想到现代标志设计中,如何通过极小的几何角度调整,来瞬间改变一个品牌形象给人的信赖感或动感。这本书的语言非常具有画面感,它会引导你想象自己是那个图案的创造者,在特定的社会环境下,你必须用有限的几何元素去“讲述”一个故事或者表达一种立场。这种沉浸式的体验,让图案设计不再是简单的“好看”,而是成为了一个强有力的、能够精确投射人类集体潜意识的媒介。我感觉自己不仅学习了设计技法,更学习了一种观察世界、解码视觉语言的全新方法论。

评分

我发现这本书的叙事结构非常擅长构建“对比与参照系”,这使得原本抽象的图案概念变得具体可感。它很巧妙地避开了简单罗列不同文化符号的窠臼,而是选择性地选取了几个极具代表性的历史时期或地区,进行深度的横向和纵向对比。举个例子,书中用近二十页的篇幅,对比分析了古埃及法老墓室中的连续装饰带与同时期中国古代青铜器上的饕餮纹饰,两者在空间处理上的哲学差异。前者强调的是无尽的序列和对永恒的模拟,后者则倾向于将复杂信息压缩在一个具有强烈视觉冲击力的聚焦区域内。这种对比不是为了评判优劣,而是为了挖掘不同文明在面对“装饰”这一基本需求时所采取的底层逻辑差异。阅读过程中,我仿佛在进行一场跨越时空的哲学思辨,它迫使我跳出自己熟悉的文化语境,去审视图案设计背后更深层次的人类认知和审美取向。这种高密度的信息输入和批判性思维的引导,让这本书的阅读体验远超一般的技术指南,更像是一部关于人类视觉文化史的精要读本。

评分

这本书在材料学和工艺应用层面的探讨深度,完全出乎我的意料,这简直是一本被艺术理论包裹的工艺百科全书。我一直以为图案设计更多是关于视觉的二度创作,但书中对不同材质表面肌理与图案显影效果的关联分析,让我意识到了“触感”在图案设计中的决定性作用。比如,它详细对比了丝绸、粗麻布和金属箔片上,同一种线性图案在光线折射和织物张力下的不同视觉表现。书中甚至收录了许多罕见的传统工艺插图,比如日本的“绞染”技法中,如何通过精确的捆扎点位来控制墨水扩散的随机性,从而达到预期的模糊边界效果。这种对工艺过程的细致描摹,极大地拓宽了我的创作边界,让我开始思考,如果我设计的这个图案要用激光雕刻在木材上,我需要预留多少热膨胀空间?如果它要印在陶瓷上,烧制的高温会不会改变颜色的饱和度?这些以往常常被忽略的工程学问题,在这本书里得到了专业且详尽的解答。它不只是教你“看”图案,更是教你如何将图案“制造”出来,让二维的想象真正落地为三维的实体。

评分

这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,封面那繁复而又和谐的几何图形,色彩搭配上那种微妙的深浅过渡,让人一上手就感觉到了设计师的匠心独运。我本以为这会是一本专注于传统纹样研究的工具书,结果翻开后,里面的内容广度和深度都超出了我的预期。它并没有局限于某个单一的文化符号或历史时期,而是像一个耐心的向导,带领我们穿梭于不同的艺术领域。比如,其中有一章详细剖析了中世纪哥特式建筑中的窗花图案如何演变出平面设计的视觉韵律感,文字描述极其生动,配合的图例清晰到可以分辨出每一条线条的粗细变化。更让我惊喜的是,作者并没有将这些图案束之高阁,而是深入探讨了它们在现代产品设计,比如高端时装面料和室内空间布局中的应用潜力。那种跨界的连接,使得原本冰冷的“图案”瞬间活化成了具有生命力的设计语言。我特别喜欢它对“留白”这一概念的处理,不是简单地解释空白区域的作用,而是把它提升到了与主体图案同等重要的地位去解析,这对于想要提升设计层次感的创作者来说,无疑是醍醐灌顶的宝贵经验。这本书的排版布局也极具巧思,章节之间的过渡自然流畅,阅读起来丝毫没有枯燥感,反而像是在欣赏一部精心编排的视觉交响乐。

评分

读完这本书后,我最大的感受是它提供了一个非常坚实且灵活的理论框架,用以拆解和理解任何复杂的视觉信息。我原先从事的是平面广告设计,总觉得自己的创意总是在一个固定的审美圈子里打转,总想寻找那种“突破口”。这本书里对“模式重复与变奏”那一节的论述,彻底改变了我的思维定势。作者没有直接给出“你应该怎么画”的公式,而是通过解构巴洛克时期壁纸的无限循环结构,以及同时期东方瓷器上看似随机实则精心布局的写意花鸟组合,展示了如何在既定的规则下实现无限的变化。这种“在约束中寻求自由”的理念,让我对现有的一些项目有了全新的视角。例如,在为一个科技品牌设计网站的背景纹理时,我不再满足于简单的线性网格,而是尝试用有机曲线的重复来模拟自然界中斐波那契数列的增长规律,最终的作品在保持科技感的同时,也多了几分人文的温度。这本书的文字风格非常严谨,但绝非高高在上,它更像是资深前辈在与你进行深入的技术探讨,每一个术语的出现都伴随着详尽的解释和历史溯源,使得即便是初学者也能快速掌握其核心逻辑,而对于老手而言,则是对知识体系的一次高效梳理与重构。

评分

评分

评分

评分

评分

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有